第一本當代藝術視覺史
最好讀的當代藝術入門書
溜滑梯也能進美術館?
是藝術還是惡作劇?
藝術一定要「看得懂」嗎?
藝術的邊界在哪裡?
為什麼它這麼貴、這麼難懂、這麼有趣?
面對當代藝術,你是不是常有這樣的困惑:「這真的是藝術嗎?」為什麼一座裝在美術館裡的溜滑梯、一顆吸引蒼蠅的牛頭、一條皺巴巴的床單、一張寫了幾行字的照片、甚至一堆垃圾都能成為藝術品?這些奇妙又陌生的作品,究竟在表達什麼?
英國資深策展人暨藝術史學者托尼.戈弗雷以清晰、幽默又兼具批判的語氣,透過238幅具代表性的作品與故事,娓娓道出當代藝術自1980年代以來的發展脈絡與核心議題:藝術不再只是「畫布上的美」,而是對身分、環境、科技、權力與感知經驗的積極回應。無論是繪畫的復興、攝影的崛起、裝置藝術的爆發,還是藝術與社會意義之間的拉鋸,每一段歷程都是關於「藝術是什麼、又應該是什麼」的精彩探問。
本書不僅是圖像豐富的視覺導覽書,更是一本打開當代藝術世界的入門之書。書中觀點深入淺出,打破艱澀的學術門檻,為讀者建構出一條理解當代藝術的思考路徑,以及重新觀看世界的方式。
作者簡介:
托尼.戈弗雷
托尼.戈弗雷是一位作家及策展人。他曾任教於倫敦蘇富比學院,並協助推動當代藝術碩士學程,在英國任教多年後,於2009年遷居東南亞。戈弗雷現居於菲律賓,並在書籍、芒果樹及十一隻狗的圍繞中生活與工作。其著作包含《觀念藝術》(Conceptual Art,1998)及《當代繪畫》(Painting Today,2009)。近期出版計畫則包括菲律賓畫家鮑.馬丁涅斯(Pow Martinez)的專書以及網站arttalksea.com的編寫,該平台收錄了他對菲律賓及其他地區藝術家的訪談。
譯者簡介:
官妍廷
輔大英語系學士、荷蘭萊登大學藝術史碩士,主修當代藝術。承紐約大學東亞系李渝老師啟蒙,研究興趣為當代藝術中的流亡離散、游牧生產以及文化轉譯。譯有《藝術創作委託指南》、《錢暴後的暗處:操作下的21世紀藝術市場》、《什麼是繪畫?我們該如何觀看、如何思索所見之物》、《大收藏家:謝爾蓋.舒金和他失落傑作的故事》、《找到你的藝術家靈魂》、《藝術收藏家手冊:從購藏及持有藝術品的權威指南》、《憤怒的大日子》(以上書籍皆由典藏藝術家庭出版)。其他譯作散見近年展覽論述、藝術家自述及評析文章。
章節試閱
第一章
現代主義的遺緒及其後發展
1945-1979 年
戰後
我們應將目光投向何處?
在第二次世界大戰之前,巴黎長達兩百多年一直是傳統的藝術中心;但在戰後,大家開始意識到紐約變得更加活躍,也更加富裕。歐洲和日本在戰後成為一片廢墟,美國如今成為世界上最強大的國家。然而在其他地方也出現了巨大的變化:十九世紀形成的偉大帝國開始瓦解,一個新的後殖民世界開始形成。因此,讓我們首先望向紐約和日惹,後者是印度尼西亞共和國的革命首都,該國在1945年8月17日由民族主義領袖蘇卡諾(Sukarno)宣布脫離荷蘭的殖民成為獨立國家。
印尼藝術家蘇佐佐諾(S. Sudjojono)的作品《賽科:游擊衝鋒隊》(Seko: Guerrilla advanced guard)和美國畫家馬克.羅斯科的《無題(白色和紅色底上的紫色、黑色、橘色和黃色)》﹝Untitled (Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red)﹞都創作於1949年。兩件作品顯而易見地非常不同,藝術家也是出於不同原因創作。羅斯科的畫作是現代主義抽象繪畫的代表之一,這個流派是由蒙德里安(Mondrian)和康丁斯基(Kandinsky)等人開創,關注本質上的私人情感,「面對並跨越失落」是對這個風格的其中一種詮釋。藝術家沒有為這件作品取名,畫作中也沒有明顯的主題,由觀者各自體驗箇中意涵。我們欣賞畫作是為了作品中的美,也許我們會感受到某種失落或精神層面的事物。蘇佐佐諾的作品則不同,他公開表達出憤怒和驕傲:一種對荷蘭殖民者摧毀日惹部分地區的憤怒,以及對其他反擊殖民者的印尼同胞感到驕傲。這幅畫是為了展現集體經驗而繪製,對蘇佐佐諾來說,藝術創作在國家創建中佔有一席之地(準確來說,這是一群皆曾受到荷蘭殖民而聯合統一的多元民族)。
矛盾的是,蘇佐佐諾想要創作一種脫離西方現代主義且具有「印尼特色」的藝術作品,但《游擊衝鋒隊》顯然延續了現代主義的脈絡,我們可以沿著這股脈絡回溯到馬內、竇加等藝術家。換句話說,這件畫作顯示了蘇佐佐諾如何攝取或「蠶食」西方現代主義,直至這股思潮和風格成為他的創作語言。事實上,將現代主義自動貼上「西方」的標籤在現在看來是有問題的,儘管現代主義的根源或許在西方(而且深受日本版畫及非洲和大洋洲雕塑的影響),但在二十世紀發展的進程中,其他民族也做出相應的貢獻,使現代主義成為更具全球性的傳統和創作思維方式。
和其他類似處境的藝術家一樣,對蘇佐佐諾來說,在新興獨立國家或共產主義佔主導地位的國家中,藝術意味著集體行動。這就和羅斯科及其同儕的追求背道而馳。在創作《游擊衝鋒隊》後不久,蘇佐佐諾加入了共產黨(他在1958年退黨,見第二章)並開始以更精確和不動情感的方式描繪現實。
事實上,蘇佐佐諾和羅斯科都對當代藝術提出了兩個關鍵的詰問:是為了誰創作藝術?藝術的目的又是為了什麼?
1952年,日本藝術家河原温(On Kawara)繪製了《思考的人》(Thinking Man)。畫中男人赤裸著身體,消瘦而單薄,孤立在一個空的房間中。他的輪廓彷彿佈滿穿刺的傷口或縫線,整個人顯得痛苦又焦慮,創作這幅單調作品的過程似乎也充滿了痛苦。這幅畫作似乎表現了日本戰爭的恐怖和隨之而來的影響:輻射病、飢荒以及信仰的喪失。但這不是件社會寫實主義作品,河原温只是在尋找新的方式來表現這種焦慮和混亂的失落感。原子彈在他十三歲時落在日本土地上,緊接著日本宣布投降。河原温的世界和他從小被灌輸的信仰系統隨之瓦解。「近來,」他在1955年寫道,「人性的概念被物質所威脅。在日常生活中,我時時刻刻都能感受到這一點。每個人都淹溺在政治和經濟的焦慮之中。」
戰後創傷包含了一場信仰危機,確切地說,是場意義的危機。對許多人來說,舊有的信仰體系似乎已然失效,眼下還能相信什麼呢?這種信仰的喪失,以及對於信仰的需求在日本尤為強烈:「日本的戰敗以及隨後傳統秩序的崩解,讓許多人深感搖撼,以至於戰後的混亂社會也被視為一種個人存在的危機。」1945年,日本官方登記在案的宗教共有43種;但一旦天皇展露出人性,這個國家則更接近「眾神明的尖峰時刻」,所以到了1951年,又有另外677種宗教登記註冊。
相較過去,人們比以往更渴望信仰上帝(或眾神明)以及信仰一個更美好的世界。然而對許多人來說,保持信仰實為甚難。紐西蘭藝術家科林.麥卡洪(Colin McCahon)的繪畫作品則體現了這一點。從他藝術生涯的起點,麥卡洪就深信「真正的共產主義就是真正的基督教,而我相信,藉由我的繪畫,我能協助實現這個目標」。但他所執迷的,是一個充滿懷疑的場景:當基督被釘上十字架,呼喊著上帝為何離他而去。
麥卡洪跟許多人一樣,在不同教派之間舉棋不定,從長老教會到貴格會,再到天主教。他曾想像上帝(而且是一位仁慈的上帝)面前的風景,但他的信仰總是不堅固,他也曾自述道:「我從未能稱自己為基督徒。」作為一個保守國家的前衛藝術家,他飽受誹謗,備受煎熬,最後則酗酒過度。到了1950年代,人物形象從他的畫作中消失,取而代之的是文字。他預示了十年後會發生的事情,但他身在距離紐約一萬英里以外的邊緣地帶,默默無名。在他生命的盡頭,他曾說:「我想我是基督徒吧,或許我是的。」他晚期的畫作有著巨大的尺幅,上面寫了經文或充滿詩意的文字,彷彿是先知可能會佈達的宣告。但實際上,這些畫作是他對信仰和某種信念的探索。最重要的是,麥卡洪希望找到觀眾,並得到理解。
不確定性孕育/造就了疑問和實驗。1965年,在日本新成立的前衛藝術團體具體派(Gutai)的一次展覽中,田中敦子穿上她的《電氣服》(Electric Dress)現身,這是一件由190個燈泡和燈管組成的服裝,其中一半的燈泡和燈管塗上不同顏色,並會零星的閃爍。她的另一件作品《作品(鈴)》〔Work (Bell) ,1955〕〉則是以一串散落在地板上的電鈴組成;藝術家邀請觀眾(或聽眾)按下開關來啟動電鈴發出鈴聲。在《作品(鈴)》中,這種使用平淡無奇的功能性物件作為創作媒材,以及邀請觀眾參與作品互動的方法,為日後的藝術創作開啟先河。但和其他具體派的同儕藝術家一樣,田中敦子後來停止創作這種實驗性的作品,轉而投身繪畫創作,雖然她的平面繪畫以電線迴路為發想,但本質上是抽象繪畫,看起來無異於當時世界各地正在創作的抽象繪畫,例如法國的無形式藝術(Art Informel)以及美國的抽象表現主義(Abstract Expressionism)。當時這類繪畫已經有其市場及發展脈絡,但對於更具實驗性的作品而言,目前既缺乏脈絡,更遑論其市場了。
然而,田中和她的同儕,已是最早追問當代藝術本質性的藝術家了,究竟藝術到底是什麼?
第一章
現代主義的遺緒及其後發展
1945-1979 年
戰後
我們應將目光投向何處?
在第二次世界大戰之前,巴黎長達兩百多年一直是傳統的藝術中心;但在戰後,大家開始意識到紐約變得更加活躍,也更加富裕。歐洲和日本在戰後成為一片廢墟,美國如今成為世界上最強大的國家。然而在其他地方也出現了巨大的變化:十九世紀形成的偉大帝國開始瓦解,一個新的後殖民世界開始形成。因此,讓我們首先望向紐約和日惹,後者是印度尼西亞共和國的革命首都,該國在1945年8月17日由民族主義領袖蘇卡諾(Sukarno)宣布脫離荷蘭的殖民成為獨立國...
作者序
前言
人們對當代藝術很感興趣,但往往又百思不得其解。過去四十多年裡,我一直試著向大眾解釋當代藝術是為何物,但更重要的是,我希望能更進一步讓大家得以欣賞並思索當代藝術。時常有人要我推薦一本書作為入門的讀物,雖然有許多以當代藝術為主題的書籍,但很難找到一本我會全然推薦的書籍,這些書有的過於片面或偏頗,有的又過於晦澀,只適合學術研究而非一般讀者,還有的是像郵購目錄,充斥浮誇的溢美之辭卻缺乏批判性。
這麼多年來,我才在幾個月前第一次讀了宮布利希(Ernst Gombrich)的《藝術的故事》(The Story of Art),我十分驚訝於這本書論述清晰的程度以及易讀性。難怪有人說,這本書一直以來都是藝術書籍排行榜的常勝軍!但我在想,我們是否也能用同樣清晰、易讀的方式來講解當代藝術的故事?宮布利希在這本書的前言中寫道,這本書「是為了所有想初探這個陌生而迷人的領域的讀者所寫……在撰寫此書時,我首先想到的是那些剛發現藝術世界的青少年讀者……我力求避免這些陷阱(矯揉造作的術語和虛偽的情感),即使可能有時候會顯得隨意或不夠專業,我還是盡量使用簡單的語彙……我不會書寫那些我無法用插圖呈現的作品;我也不希望我所寫的文字最後淪為一串名單。」我問自己,有人可以寫出一本這樣的當代藝術書籍嗎?當然可以!
儘管當代藝術是以此名稱之,但這個領域並不只限於當下創作的藝術。當代藝術指的是某種(或多種)特定的藝術形式,以及看待藝術的態度。所以,當代藝術必定有其自身的故事。但這個故事究竟是從何時開始的呢?是1945年?還是1960、1968、1973、1980、1989,或是2001年呢?你都可以找到當代藝術在這幾個年份起頭的論點。然而對我來說,正如本書將展開的討論,1980年是藝術創作、展示和收藏方式產生質變的關鍵時刻。
如果當代藝術是一個故事,那故事梗概是什麼?主要情節和支線內容又是什麼?誰是故事裡的主角,誰是英雄?誰是英雌?誰又是反派?哪些藝術家在當今全球數百萬名藝術家中,最具代表性?
值得注意的是,我認為當代藝術的敘事不會像宮布利希書那樣,具有清晰的推展。反之,當代藝術的故事必須以一連串經常動盪的危機、衝突和爭論來闡述,人們為了藝術(以及社會)代表什麼、藝術又應該是什麼而爭論不休,許多爭論至今仍未有定論,並仍具有極大的影響力,例如:現代主義藝術的枯索、繪畫與觀念藝術之爭、挪用與新表現主義的對立、本土性與全球性的拉鋸等等。
當代藝術之所以如此精彩,就是因為這種藝術類別往往關注當下時代亟需處理的議題:身分認同、環境災難和虛擬生活。當我們關注個別藝術家的創作時,我們可能會忘記當代藝術的大敘事,但我們將會不斷地回到這些迫切的議題之上。
你可能會問,在這裡侃侃而談的我又是誰呢?這個嘛,我生長於英國,在1970年代晚期開始從事藝術教學和寫作。我住在倫敦,但時常在歐洲、美國和墨西哥旅行。2009年時,我移居東南亞並在彼處工作。這些經歷讓我得以對當代藝術世界有了截然不同的看法。
但在我們進入1980年代以及當代藝術的濫觴以前,我們必須先大量思考何謂當代藝術;再者,我們也必須思考在那個年代以前,藝術世界究竟發生了什麼事。同時,我們也要記住,一本關於我們時代藝術的書籍,永遠都是出於個人意見的觀點。有時候你或許不會同意我的看法,但這樣最好!這代表我們正在交流想法。當代藝術就是關於想法的交流。
為了這版平裝版本,我特別新增了一個章節,把當代藝術的故事延伸至當下。
托尼.戈弗雷
前言
人們對當代藝術很感興趣,但往往又百思不得其解。過去四十多年裡,我一直試著向大眾解釋當代藝術是為何物,但更重要的是,我希望能更進一步讓大家得以欣賞並思索當代藝術。時常有人要我推薦一本書作為入門的讀物,雖然有許多以當代藝術為主題的書籍,但很難找到一本我會全然推薦的書籍,這些書有的過於片面或偏頗,有的又過於晦澀,只適合學術研究而非一般讀者,還有的是像郵購目錄,充斥浮誇的溢美之辭卻缺乏批判性。
這麼多年來,我才在幾個月前第一次讀了宮布利希(Ernst Gombrich)的《藝術的故事》(The Story of Art),我十...
目錄
前言
緒論
關於當代藝術和當代藝術家
第一章
現代主義的遺緒及其後發展:1945-1979年
第二章
繪畫的復興:1980年代初期
第三章
對攝影認真以待:1980年代續篇
第四章
是雕塑、裝置還是商品?1987年左右
第五章
國族藝術或全球藝術?1989年
第六章
為社群、為自我,抑或為靈魂創作?1990年代晚期
第七章
是奇觀還是日常景觀?2000–2004年
第八章
敘事或抽象?2005–2009年
第九章
拍賣藝術或雙年展藝術?2010–2014年
第十章
監控資本主義時代的藝術:2015–2019年
第十一章
未來何去何從:民主或暴政?2020–2024年
後記
註解
致謝詞
圖片出處
前言
緒論
關於當代藝術和當代藝術家
第一章
現代主義的遺緒及其後發展:1945-1979年
第二章
繪畫的復興:1980年代初期
第三章
對攝影認真以待:1980年代續篇
第四章
是雕塑、裝置還是商品?1987年左右
第五章
國族藝術或全球藝術?1989年
第六章
為社群、為自我,抑或為靈魂創作?1990年代晚期
第七章
是奇觀還是日常景觀?2000–2004年
第八章
敘事或抽象?2005–2009年
第九章
拍賣藝術或雙年展藝術?2010–2014年
第十章
監控資本主義時代的藝術:2015–2019年
第十一章
未來何去何從:民主或暴政?2020–202...